RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      검색결과 좁혀 보기

      선택해제
      • 좁혀본 항목 보기순서

        • 원문유무
        • 원문제공처
        • 등재정보
        • 학술지명
          펼치기
        • 주제분류
        • 발행연도
          펼치기
        • 작성언어

      오늘 본 자료

      • 오늘 본 자료가 없습니다.
      더보기
      • 무료
      • 기관 내 무료
      • 유료
      • KCI등재
      • KCI등재

        절대군주제의 주권 개념 : 장 보댕의 󰡔국가에 관한 6권의 책󰡕을 통한 코르네유의 󰡔오이디푸스󰡕 읽기 *

        조만수(CHO Man-soo) 한국프랑스문화학회 2017 프랑스문화연구 Vol.34 No.1

        Jean Bodin a mis en théorisation la souveraineté de la Monarchie absolue dans Les Six Livres de la République en 1576. Le conflit entre des aristocrates et la famille royale a dévasté la France sous la guerre de religion et La Fronde. Pierre Corneille qui avait eu des grands succès dans les années 1630-1640 a pris sa retraite après l’échec atroce de Pertharite. Après sept ans de silence en 1659, le grand dramaturge du Cid rentame sa carrière avec L’Oedipe dont le sujet a été proposé par Fouquet. Corneille qui était pour l’héroïsme des aristocrates féodales, a aperçu le changement de la situation politique. La Régence se terminera. L’ère du Roi Soleil commencera dès 1661. Avec L’Oedipe, Corneille veut montrer la légitimité de souverainté de la Monarchie. La souverainté monarque est, comme l’a dit Jean Bodin, la puissance absolue et perpetuelle d’un Etat. Créant le personnage de Dircé, unique fille héritière de Roi Laïus et de Jocaste, qui veut se marier avec Thésée, roi d’Athènes, Corneille met en comparaison le couple Dircé-Thésée et Oedipe. Sous la plume de Corneille, ce sujet grecque antique sur la fatalité de la condition humaine se transforme en discours de la légitimité souveraine. Oedipe, monté au trône par le peuple et sa valeur n’est qu’un tyran. Thésée, par le mariage avec Dircé, héritière de Laïus est la monarque légitime qui tient la puissance souveraine comme le sera Louis XIV.

      • KCI등재
      • KCI등재

        프랑스의 문화외교 : 명성외교에서 영향력외교로

        조만수(CHO Man-Soo),박선희(PARK Sunhee) 한국프랑스문화학회 2021 프랑스문화연구 Vol.50 No.1

        Cette thèse divise l’orientation de la diplomatie culturelle française de la fin du XIXe siècle à nos jours en trois périodes. De 1880 à la fin des années 1970, la France a poursuivi une stratégie de maintien de son ancienne réputation par la diplomatie culturelle, malgré le fait qu’elle n’était pas une superpuissance. L’Allemagne après la défaite de la Première Guerre mondiale et l’Espagne, qui ont été économiquement dévastées après la Seconde Guerre mondiale, sont des exemples de renforcement de la publicité nationale et de la diplomatie culturelle dans la période de déclin national. Cependant la France qui a consacré beaucoup de temps à la diplomatie culturelle de 1880 à la fin des années 1970 est clairement exceptionnel. Au milieu des changements de l’ordre mondial néolibéral des années 1980 à la fin des années 2000, la France utilise une stratégie de diplomatie culturelle défensive pour protéger son industrie culturelle. Inventant le concept d’exception culturelle et de diversité culturelle, elle cherche à protéger les intérêts français à travers des réseaux diplomatiques multilatéraux incluant des organisations internationales. Après 2008, utilisant le nouveau terme de « diplomatie d’influence », la France a établi et justifié la diplomatie culturelle comme une relation mutuellement bénéfique avec ses homologues, et a réformé le système de diplomatie culturelle afin de mettre en œuvre des stratégies efficaces de diplomatie culturelle. La diplomatie culturelle, qui était dirigée par le ministère des Affaires étrangères, peut être menée par des institutions sous tutelle du ministère des Affaires étrangères, mais avec autonomie, tout en laissant progressivement à un groupe d’experts externes de prendre les devants. A ce titre, cet article entend considérer l’orientation stratégique du maintien, du renforcement ou de la réalisation de sa position sur la scène internationale par la culture alors que la France, qui a régné en tant que superpuissance mondiale, a connu une période de déclin de la puissance nationale du XIXe siècle au présent.

      • KCI등재

        아리안 므누슈킨 연극에서의 공간

        조만수 ( Man Soo Cho ) 세계문학비교학회 ( 구 한국세계문학비교학회 ) 2015 世界文學比較硏究 Vol.51 No.-

        본 연구는 태양극단과 아리안 므누슈킨의 연극을 공간의 측면에서 이해해보고자 하는 시도이다. 이를 위하여 최근작인 <제방의 북소리>, <마지막 여행자숙소>, <짧은 순간들>, <미친 희망호의 난파자들>을 연구대상으로 삼는다. 텍스트를 기반으로 하기 보다는 즉흥연습을 통하여 집단창작하는 방식을 선호하는 태양극단의 방식을 ‘무대의 글쓰기’라 부르기도 한다. 이는 문학적 상징보다는 공간적 표출 방식이 그들 연극의 본질적 표현방식이라는 것이다. 공간 속에서 이야기를 하는 것이 아니라 이야기의 공간화가 중요한 것이다. 공간은 이야기가 펼쳐질 물질적 배경이 아니라 이야기 그 자체의 물질적 표현이 된다. 아리안 므누슈킨은 사회, 정치적 주제를 선호하며, 모든 사회적 문제에도 불구하고 보다 행복한 삶이 가능한 인류의 미래에 대한 믿음을 포기하지 않는다. 때문에 현실과 현실 안에서의 진실의 파악을 중요시한다. 그러나 현실에 대해서 사실주의적인 접근을 하기보다는 시적으로 변용시키기를 원한다. 무대는 하나의 빈 공간이며, 아리안 므누슈킨은 이를 ‘공터’라고 부른다. 이 공터에 우리가 사는 세상이라는 현실을 가져오는데, 이 현실의 진실을 드러내기 위해 현실을 시적으로 변용한다. 그러므로 태양극단의 연극은 시와 진실 속에 동시에 존재한다. 현실과 시적으로 변용된 연극을 충돌시키는 방식 혹은 현실을 연극 속으로 또는 연극을 현실 속으로 액자화시키는 방식이 아리안 므누슈킨이 즐겨 사용하는 방식이다. <제방의 북소리>에서는 인간이 분라쿠 연극의 인형 역할을 맡는 방식으로 현실과 연극을 충돌시킨다. 더불어 엔딩장면에서 작은 손인형을 물이라는 현실 속에 잠기게 하는 방식으로 다시 현실과 연극을 충돌시킨다. <마지막 여행자숙소>와 <짧은 순간들>에서는 현실을 다큐멘터리 형식으로 편집한다. <마지막 여행자숙소>에서는 고통의 여정 하나하나를 마치 그 여정속에서 타고 왔던 운송수단과 같이 바퀴달린 작은 무대로 표시한다. <짧은 순간들>에서는 프랑스인들의 일상적 삶의 고통의 기억들이 무대 위에 떠오는 파편화된 공간으로 소환된다. <미친 희망호의 난파자들>에서는 영화, 연극, 그리고 연극하는 태양극단 자신들의 현실적 삶을 계속 액자화시키는 방식을 사용한다. 이처럼 시와 진실, 현실과 연극 모두를 아우르는 공간적 글쓰기 이것이 아리안 므누슈킨의 연극세계이다. This paper aims to understand Ariane Mnouchkine``s world of theatre by examining the way she has constructed the space. The author has analyzed four recent plays such as Drums on the Dam, The Last Caravan Stop, The Ephemerals, The Castaways of the Mad Hope. For the Director of Theatre du Soleil, space is not a frame in which plot unfolds but rather a material expression of action. She defines the scene as a “terrain vague”. Terrain vague in french is not only an empty space. It is a place which is yet to be defined. Doing theatre consists of defining the space and this paper has call this writing on the scene. In her play, Ariane Mnouchkine seeks to reveal the socio-political truth of the world. However, she does not think of finding them in stark reality. For her, the most big danger of theatre is the realism. In Drums on the Dam, the actors play the role of bunraku marionette. In the ending scene, where all characters get drown, small dolls replace the bunraku-personages. They were thrown themselves into the real water. Last Caravan Stop and the Ephemerals both are a kind of documentary. For these plays, Mnouchkine employs a rolling small scenes. In the Last Caravan Stop, the anguished journey is depicted through the rolling small scenes which represents the transportation vehicle of the illegal immigrants. In the Ephemerals, memory of routined sufferings surfaces through fragmented space emerged on the scene. In the Castaways of the Mad Hope, there is a triple mise en abyme: movie has been framed in the theatre which is in its turn put into the real life of the actors of the Theatre du Soleil.

      • KCI등재

        뮤지컬 「레미제라블」의 극적, 음악적 구성 방식

        조만수 ( Cho Man-soo ) 경희대학교 비교문화연구소 2016 비교문화연구 Vol.44 No.-

        극 장르에 속하면서 동시에 음악 장르인 뮤지컬에 대한 일반적인 오해는 뮤지컬에서는 음악이 극에 봉사한다고 생각하는 것이다. 즉 극전개를 위한 서술적인 에피소드들의 연속이 존재하고, 음악은 각 에피소드에 부합하는 분위기를 창출한다는 것이다. 이 경우, 음악은 극에 종속되는 부차적인 요소가 된다. 뮤지컬에 대한 우리의 입장은 음악적 구성이 극의 전개와 긴밀히 결합되어 있으며, 보다 정확히 말한다면 음악적 전개에 의해 극이 진행된다는 것이다. 본 논문은 이와 같은 입장을 뮤지컬 역사상 가장 성공적이었던 작품 중 하나인 「레미제라블」을 통해서 입증해보고자 한다. 소설 『레미제라블』의 뮤지컬로의 각색은 단지 소설을 에피소드의 연속으로 축약하는 것이 아니다. 소설을 극화는 뮤지컬 창작자들이 원작 속에서 무엇을 극적 행위로 추출하는가를 관찰하게 한다. 그리고 우리는 뮤지컬 창작자들의 해석이 그들의 음악적 구성 속에 어떻게 반영되는가에 관심을 기울인다. 본 논문은 뮤지컬 「레미제라블」을 이루는 40편의 노래들의 음악적 구성을 분석하여 도표로 제시하였다. 이 도표는 작품에 사용된 음악적 모티브들의 반복을 시각화함으로써 음악적 구성과 극적 전개의 관계를 설명한다. 『레미제라블』을 관통하는 주제는 장 발장이라는 인물의 변모이다. 그의 변모는 도둑으로부터 예수로 변모하는 과정이며, 죄인임을 부정하는 단계에서 죄인임을 고백하는 단계로의 변모이다. 비참, 사랑, 이름이라는 테마를 중심으로 장 발장의 변모라는 극적 행위가 음악적으로 구축되는 방식을 고찰하였다. 본 논문은 극의 갈등을 구성하는 대립항으로서 장 발장과 자베르의 관계, 장 발장과 테나르디에의 관계가 음악적으로 구성되는 방식을 설명하였다. 뮤지컬 「레미제라블」의 성공은 원작에 대한 심도있는 해석을 성공적으로 음악적 구성으로 구현했기 때문이다. There exists a general misunderstanding of the Musical as being both a dramatic genre and a musical genre. This misunderstanding lies in the fact that music fills the role of the drama. In other words, there exist a series of narrative episodes that help the development of the drama and music generates the ambience that corresponds to each episode. In this case, music is subordinated to the drama and thus becomes secondary. However, this paper seeks to show that in the Musical, musical composition is so strongly linked to the development of the drama that it is through the musical development that the drama unfolds. This paper seeks to explore this view through one of the most successful musicals of our time, Les Miserables. A musical adapted from a novel is not the retrenchment of a series of episodes from the original novel. The process of dramatizing the novel compels the musical creators to observe what to draw out as a dramatic action. The interesting points of a musical consist of how the musical creator has reflected his understanding of the fiction through the composition of the music. This is why this paper has created a table analyzing the forty musical compositions in Les Miserables. This table is meant to visualize the musical motifs employed in this play in order to explain the relationship between the musical composition and the development of the drama. The theme of Les Miserables lies in the transformation of Jean Valjean. His change includes the process of transformation from a thief to finding Jesus and his denial of being a sinner to his confessions of sinning. This paper explores the transformation of the dramatic action of Jean Valjean, which is symbolized by such themes as Misery, Love and Name established in musical form. The dramatic conflict between Jean Valjean and Javert as well as between Jean Valjean and Thenardier is also explored through the composition of music. The success of Les Miserables lies in its successful constitution of music that embodies the in depth interpretation of the original play.

      • KCI등재후보

        Pierre Corneille와 Thomas Corneille의 극작법 비교

        조만수(CHO Man-Soo) 한국프랑스문화학회 2008 프랑스문화연구 Vol.17 No.-

        Devant le nom de Thomas Corneille et ses oeuvres, on mettait toujours l'étiquette de son frère aîné appelé ‘le Grand Corneille’. Gustave Reynier, auteur d'une étude sur les oeuvres de 'Corneille le jeune' avait classé cornéliennes quelques tragédies de Thomas : La Mort de Commode, Stilicon, Camma, Maximian, Laodice, La Mort d'Annibal. Le but de cette étude consiste à vérifier l'influence de Pierre sur Thomas sur le plan dramaturgique. Nous comparons Laodice à Rodogune et La Mort d'Annibal à Nicomède. Bien que les deux écrivains traitent la même source, la façon dont ils développent l'action est tout à fait différente. Dans la dramaturgie de Thomas Corneille, ce qui compte est le retournement de l'action par la péripétie et la reconnaissance qui font le coup de théâtre. Nous définissons cette dramaturgie qui souligne effet de surprise comme la dramaturgie de merveilleux. Le merveilleux rend l'extraordinaire vraisemblable. Thomas Corneille n'analyse pas le conflit intérieur de Laodice ou de Nicomède. Il les fait affronter une situation paradoxale seulement au dénouement. Pour Pierre Corneille, l'esthétique repose sur le sentiment tragique qui est le sublime. Le dramaturge met le héros dans une situation tragique dès le début de pièce. La situation reste bloquée et le pathétique se crée de façon continue. Dans une telle situation, l'action se déroule à l'intérieur de l'âme du héros. Au lieu d'être reculée et enfermée dans la catastrophe, le sentiment tragique est suscité par la totalité du conflit.

      • KCI등재

        베케트 희곡의 새로운 해석 : 들뢰즈와 바디우를 통하여

        조만수(CHO, Man-Soo) 프랑스학회 2015 프랑스학연구 Vol.72 No.-

        Depuis des années 50 on parlait d’un Beckett absurde, pessimiste, tragique. La destruction de la signification, la vision pessimiste, l’immobilité des personnages et du temps, l’absence de l’action etc sont des caractéristiques stéréotypées de la critique sur Beckett. Après son décès en 1989 des philosophes comme Gilles Deleuze et Alain Badiou commencent à en parler différemment : l’Épuisé(1992) et Beckett, increvable désir(1995). Deleuze qui refuse le platonisme recontruit la relation de la réalité et des Idées. Selon lui, la réalité contient des Idées comme le potentiel. Pour Deleuze le personnage beckettien est un sujet lavaire qui contient ses Idées dans sa peau. En tant que le sujet lavaire, le héros beckettien semble rester immobile. Pourtant il n’est pas fatigué, il est épuisé. On peut comparer le fatigué, signe de l’impuissance avec l’épuisé qui fait le mouvement perpetuel d’épuiser toutes les possibliités. Le sujet lavaire n’est pas régressif mais vital, dynamique. Le sujet lavaire se dirige vers le temps pur d’Aïon qui se distingue du temps de Cronos qui s’accumule. L’espace pure est le vide. L’action beckettienne se compose de la répétition. Pourtant la répétition au sens du terme deleuzien n’est pas l’accumulation des éléments identiques. La répétition est une énergie vitale qui fait surgir l’évènement. La répétition qui contient la différence est un mouvement de devenir. Dans ce mouvement de devenir, le héros beckettien n’attend pas Godot. Il devient Godot. Les oeuvres de Beckett sont construits dans un mouvement de Devenir-Godot. Pour Alain Badiou, Beckett met son héros en ascèse méthodique. Des conditions générales des oeuvres beckettiennes qui ont fait des stéréotypes sont seulement une condition fictive. Le sujet s’en distingue. Il n’est pas épuisé. Il a l’increvable désir. C’est un désir pour l’autre. Platonien, Badiou croit des Idées. Pourtant des Idées chez Badiou se trouve dans des processus de la réalité. L’autre se présente comme une voix dans l’obscurité. L’événement chez Badiou consiste à nommer cette voix, l’apparition de l’Être dans la pénombre. L’increvable désir pour nommer l’autre est l’amour.

      • KCI등재

        프랑스에서의 드라마투르기 개념

        조만수 ( Cho Man-soo ) 한국드라마학회 2018 드라마연구 Vol.0 No.55

        ‘텍스트가 구성되는 방식’이라는 극작법 차원의 용어인 드라마투르기가 프랑스에서 연극실천의 개념으로 받아들여진 것은 브레히트의 영향의 받은 세대들로부터였다. 이들은 극을 읽어내고 이를 연출개념화하는 사유의 틀로서의 드라마투르기를 브레히트로부터 배웠다. 하지만 프랑스 연극은 극장 속에 드라마투르기를 전담하는 제도적인 장치를 두는 것을 거부하였다. 프랑스 연극에서 드라마투르기란 베르나르 도르의 지적처럼 ‘정신의 상태’이지 특정 전문가의 기능과 임무가 아니었다. 프랑스에서의 드라마투르기 개념은 비평적 개념의 발전과 궤를 같이 했다. 다양한 해석 가능성 속에서 하나의 구체적 해석을 무대위에 구현하기 위한 사유가 바로 드라마투르기였던 것이다. 그러나 이 사유의 틀로서의 드라마투르기는 최초의 설계도를 무대 위에서 구현하는 것으로 실현되는 것이 아니라 무대 위에서의 배우들과의 연습과정에서 다시 영향받고 변형되는 사유의 틀이라는 점에서 ‘무대의 드라마투르기’라고 불리운다. 포스트드라마시대의 연극은 드라마 형식을 더 이상 유지하지 않지만, 언어가 아닌 물질적 재료들의 ‘행위’가 존재하며, 이 행위는 재현적 모방에 의해서가 아니라, 각기 다른 층위에 속하는 재료들을 조직하는 드라마투르기를 요구한다. 이와 같은 과정이 브레히트의 영향이래 포스트드라마연극에 이르는 60년간의 프랑스 연극 속에서 논의된 드라마투르기의 개념이다. It was from the generations of Brecht’s influence that dramaturgy, a terminology of dramatic composition in ‘the means for the construction of texts,’ was first accepted as the concept of theater practice in France. They first learned dramaturgy from Brecht in the framework of thought by reading a drama and conceptualizing it interpretively. However, theaters in France refused to institutionalize dramaturg, which was responsible for taking exclusive charge of dramaturgy in the theater. As Bernard Dort pointed out, dramaturgy is an ‘etat d’esprit’ in French dramas, not a function or a mission of a particular expert. The concept of dramaturgy in France developed and orbited coincidentally with the critical concept. It was precisely ‘dramaturgy,’ that was the reason for implementing a concrete interpretation on a stage in various possibilities for interpretation. However, dramaturgy in this framework of thought is not realized by the implementation of the original blueprint on a stage, but by a ‘dramaturgie de plateau,’ in the sense that it is the framework of thought that is influenced and transformed recurrently in the process of practice among the actors on stage. Theatrical play in the post-dramatic era no longer maintains the form of drama; however, there exists an ‘action’ of materials that excludes language, and this deed requires dramaturgy that weaves materials belonging to different layers, not on the grounds of emulative reappearance. Such process is the concept of dramaturgy that was discussed in the French dramas over the 60 years from Brecht’s influence to postdramatic theatre.

      • KCI등재

        베르나르 마리 콜테스 Bernard-Marie Koltès 작품 속의 발과 신발의 상징

        조만수 ( Cho Man-soo ) 한국프랑스어문교육학회 2008 프랑스어문교육 Vol.28 No.-

        Bernard-Marie Koltès est un écrivain dramatique que l'on compare souvent avec Samuel Beckett afin d'en trouver lasimilitude. Pour ce point-là, Dans la solitude des champs du coton est une autre version d'En attendant Godot. Pourtant, à notre avis au lieu de répéter fidèlement et désespérément Beckett, Koltès tente de sortir de l'impasse de l'écriture théâtrale à laquelle son prédécésseur est arrivé. Comme le montre-t-il bien Jean-Marie Domenach, avec Beckett lavision tragique chez les Grecs est de retour. Nous remarquons d'abord le mythe d'Oedipe. Comme le montre bien ce nom en grecque, Oedipe, ades pieds enflés. A cause de ses pieds enflés, il amal. Les pieds sont le symbole de lalimite de mortel. Le mal au pied symbolise lasouffrace ontologique de l'homme. Sans connâitre qui il est, il tue son père et se marie avec samère. Il devient coupable. Beckett reprenant le symbole d'oedipe crée des personnages apparemment oedipiens. Ses personnages ont mal au pied. Ils sont immobiles. Ils sont plus tragiques que les héros dans les tragédies grecques. Epuisé dès le commencement, le combat contre le destin injustement imposé ne leurs est pas permi. Punissant ses yeux qui n'ont pas vu son identité, Oedipe obtient une connaissance tandis que les personnages de Beckett restent toujours aveugles. Chez Koltès, le symbole des pieds sont plus amplement employé. Il y aégalement des personnages oedipiens qui ont mal au pied. Ce qui est caractéristique, c'est l'usage des chaussures. Les chaussures protègent les pieds. Pour certains personnages, l'ascension sociale peut remplacer la transcendance ontologique. Il y aaussi des personnages qui n'ont pas mal au pied. Ils ont des pieds nus : Abad, Alboury et Zucco. Ils sont des tueurs comme Oedipe. Mais ils ne se considèrent pas coupables. Ils sont libres du sentiment de culpabilité qui constitue l'essentiel dans latragédie. Au lieu d'être épuisé et immobile à cause de lasouffrance originelle, les personnage koltésiens sont définis comme flâneurs infatigables.

      연관 검색어 추천

      이 검색어로 많이 본 자료

      활용도 높은 자료

      해외이동버튼